Bei Anruf Schnitt
Wie Rainer Werner Fassbinder den Schnitt mitbestimmte
„Ein Filmeditor muss die Seele eines Films herauskratzen.”
Glossary
-
Exposé
-
Nach der Idee zu einem Film ist die Erstellung eines Exposés der nächste Schritt. Hier werden die Grundlagen für ein zu erstellendes Drehbuch skizziert. Der Handlungsbogen und die Charakterisierung der Hauptfiguren werden beschrieben. Zeit und Ort der Geschichte wird festgelegt.
(4:03)
-
-
- (4:21)
-
Einstellung
-
Eine Einstellung wird durch zwei Schnitte oder Blenden begrenzt. Jede Szene eines Filmes ist in mehrere Einstellungen unterteilt. (siehe auch: Kameraeinstellung)
(5:04)
-
-
Totale
-
Mit Totale bezeichnet man eine Kameraeinstellung, bei der die gesamte Szenerie eingefangen wird. Häufig wird sie als Establishing Shot eingesetzt und erklärt den Ort der Handlung. Im klassischen Hollywood-Film hat nahezu jede Szene mit einem Establishing Shot begonnen.
(6:20)
-
-
Nahaufnahme
- (6:29)
-
Drehbuch
-
In einem Drehbuch sind sämtliche Handlungen und Texte aller Figuren eines Films niedergeschrieben. Unsichtbare Handlung wie z.B. Gedanken der Figuren tauchen nicht darin auf. Es ist die zentrale Basis für Produzent, Regisseur und alle anderen Mitwirkenden. Vor jedem Produktionsbeginn steht ein fertiges Drehbuch, das oft auch im Laufe der Dreharbeiten noch stellenweise geändert werden kann, z.B. wenn ein Darsteller mit einer Dialogstelle Schwierigkeiten hat oder sich Unstimmigkeiten im Handlungsablauf auftun.
(7:47)
-
-
Avid
-
Avid ist seit den 90er Jahren eines der weltweit führenden Schnittsysteme, welches den klassischen Schneidetisch komplett ablöste. Avid Technology, Inc. ist eine 1987 gegründete US–amerikanische Aktiengesellschaft mit Sitz in Tewksbury, Massachusetts (USA), die Soft- und Hardware für Film, Video, Audio, 2D- und 3D-Animation, Special Effects, Videogames und Streaming Media herstellt.
(8:03)
-
-
Einstellungsgrößen
-
Einstellungsgrößen unterteilt man in
1. Supertotale ( Panorama )
2.Totale
3. Amerikanische
4.Halbtotale
5. Halbnahe
6.Nahe
7.Close up
8.Detail
(8:41)
-
-
Subtext
-
Für diesen Begriff steht derzeit leider noch keine Erklärung zur Verfügung.
(10:31)
-
-
Ton
-
→ Töne
In einem Film sind nicht nur Bilder wichtig, sondern auch die Töne, die durch die Handlungen innerhalb einer Szene erzeugt werden. Neben den Dialogen der Darsteller sind auch Schritte, Atmen, das Knirschen einer Lederjacke, das Summen einer Fliege oder andere Nebengeräusche zu beachten. Beim Drehen muss absolute Ruhe herrschen, damit der Tonmann nur die beabsichtigten Töne aufnehmen kann. Besonders bei Außenaufnahmen sind Störgeräusche ein häufiges Problem, die den Dreh in die Länge ziehen können. Erst wenn das vorbei fliegende Flugzeug oder die lärmende Kinderbande außer Hörweite ist, kann der Dreh weitergehen.
(10:39)
-
-
Auflösung/aufgelöst
-
(engl. break down)
Von der Auflösung einer Szene spricht man, wenn die einzelnen Einstellungen einer Szene für die Kamera festgelegt (aufgelöst) werden. Die Auflösung wird in der Regel von Regisseur, Kameramann und Regieassistenten vor Drehbeginn erarbeitet. Sie dient als Vorlage zur Erstellung des Drehplans und ermöglicht eine genauere Kostenberechnung. Die "Auflösung einer filmischen Szene" bezeichnet die Entscheidung darüber, in welchen Kameraeinstellungen, -distanzen und -bewegungen die Szene dargestellt werden soll.(engl. break down)
Von der Auflösung einer Szene spricht man, wenn die einzelnen Einstellungen einer Szene für die Kamera festgelegt (aufgelöst) werden. Die Auflösung wird in der Regel von Regisseur, Kameramann und Regieassistenten vor Drehbeginn erarbeitet. Sie dient als Vorlage zur Erstellung des Drehplans und ermöglicht eine genauere Kostenberechnung. Die "Auflösung einer filmischen Szene" bezeichnet die Entscheidung darüber, in welchen Kameraeinstellungen, -distanzen und -bewegungen die Szene dargestellt werden soll.(engl. break down)
Von der Auflösung einer Szene spricht man, wenn die einzelnen Einstellungen einer Szene für die Kamera festgelegt (aufgelöst) werden. Die Auflösung wird in der Regel von Regisseur, Kameramann und Regieassistenten vor Drehbeginn erarbeitet. Sie dient als Vorlage zur Erstellung des Drehplans und ermöglicht eine genauere Kostenberechnung. Die "Auflösung einer filmischen Szene" bezeichnet die Entscheidung darüber, in welchen Kameraeinstellungen, -distanzen und -bewegungen die Szene dargestellt werden soll.(engl. break down)
Von der Auflösung einer Szene spricht man, wenn die einzelnen Einstellungen einer Szene für die Kamera festgelegt (aufgelöst) werden. Die Auflösung wird in der Regel von Regisseur, Kameramann und Regieassistenten vor Drehbeginn erarbeitet. Sie dient als Vorlage zur Erstellung des Drehplans und ermöglicht eine genauere Kostenberechnung. Die "Auflösung einer filmischen Szene" bezeichnet die Entscheidung darüber, in welchen Kameraeinstellungen, -distanzen und -bewegungen die Szene dargestellt werden soll.(engl. break down)
Von der Auflösung einer Szene spricht man, wenn die einzelnen Einstellungen einer Szene für die Kamera festgelegt (aufgelöst) werden. Die Auflösung wird in der Regel von Regisseur, Kameramann und Regieassistenten vor Drehbeginn erarbeitet. Sie dient als Vorlage zur Erstellung des Drehplans und ermöglicht eine genauere Kostenberechnung. Die "Auflösung einer filmischen Szene" bezeichnet die Entscheidung darüber, in welchen Kameraeinstellungen, -distanzen und -bewegungen die Szene dargestellt werden soll.(engl. break down)
Von der Auflösung einer Szene spricht man, wenn die einzelnen Einstellungen einer Szene für die Kamera festgelegt (aufgelöst) werden. Die Auflösung wird in der Regel von Regisseur, Kameramann und Regieassistenten vor Drehbeginn erarbeitet. Sie dient als Vorlage zur Erstellung des Drehplans und ermöglicht eine genauere Kostenberechnung. Die "Auflösung einer filmischen Szene" bezeichnet die Entscheidung darüber, in welchen Kameraeinstellungen, -distanzen und -bewegungen die Szene dargestellt werden soll.(engl. break down)
Von der Auflösung einer Szene spricht man, wenn die einzelnen Einstellungen einer Szene für die Kamera festgelegt (aufgelöst) werden. Die Auflösung wird in der Regel von Regisseur, Kameramann und Regieassistenten vor Drehbeginn erarbeitet. Sie dient als Vorlage zur Erstellung des Drehplans und ermöglicht eine genauere Kostenberechnung. Die "Auflösung einer filmischen Szene" bezeichnet die Entscheidung darüber, in welchen Kameraeinstellungen, -distanzen und -bewegungen die Szene dargestellt werden soll.(engl. break down)
Von der Auflösung einer Szene spricht man, wenn die einzelnen Einstellungen einer Szene für die Kamera festgelegt (aufgelöst) werden. Die Auflösung wird in der Regel von Regisseur, Kameramann und Regieassistenten vor Drehbeginn erarbeitet. Sie dient als Vorlage zur Erstellung des Drehplans und ermöglicht eine genauere Kostenberechnung. Die "Auflösung einer filmischen Szene" bezeichnet die Entscheidung darüber, in welchen Kameraeinstellungen, -distanzen und -bewegungen die Szene dargestellt werden soll.(engl. break down)
Von der Auflösung einer Szene spricht man, wenn die einzelnen Einstellungen einer Szene für die Kamera festgelegt (aufgelöst) werden. Die Auflösung wird in der Regel von Regisseur, Kameramann und Regieassistenten vor Drehbeginn erarbeitet. Sie dient als Vorlage zur Erstellung des Drehplans und ermöglicht eine genauere Kostenberechnung. Die "Auflösung einer filmischen Szene" bezeichnet die Entscheidung darüber, in welchen Kameraeinstellungen, -distanzen und -bewegungen die Szene dargestellt werden soll.(engl. break down)
Von der Auflösung einer Szene spricht man, wenn die einzelnen Einstellungen einer Szene für die Kamera festgelegt (aufgelöst) werden. Die Auflösung wird in der Regel von Regisseur, Kameramann und Regieassistenten vor Drehbeginn erarbeitet. Sie dient als Vorlage zur Erstellung des Drehplans und ermöglicht eine genauere Kostenberechnung. Die "Auflösung einer filmischen Szene" bezeichnet die Entscheidung darüber, in welchen Kameraeinstellungen, -distanzen und -bewegungen die Szene dargestellt werden soll.(engl. break down)
Von der Auflösung einer Szene spricht man, wenn die einzelnen Einstellungen einer Szene für die Kamera festgelegt (aufgelöst) werden. Die Auflösung wird in der Regel von Regisseur, Kameramann und Regieassistenten vor Drehbeginn erarbeitet. Sie dient als Vorlage zur Erstellung des Drehplans und ermöglicht eine genauere Kostenberechnung. Die "Auflösung einer filmischen Szene" bezeichnet die Entscheidung darüber, in welchen Kameraeinstellungen, -distanzen und -bewegungen die Szene dargestellt werden soll.(engl. break down)
Von der Auflösung einer Szene spricht man, wenn die einzelnen Einstellungen einer Szene für die Kamera festgelegt (aufgelöst) werden. Die Auflösung wird in der Regel von Regisseur, Kameramann und Regieassistenten vor Drehbeginn erarbeitet. Sie dient als Vorlage zur Erstellung des Drehplans und ermöglicht eine genauere Kostenberechnung. Die "Auflösung einer filmischen Szene" bezeichnet die Entscheidung darüber, in welchen Kameraeinstellungen, -distanzen und -bewegungen die Szene dargestellt werden soll.(engl. break down)
Von der Auflösung einer Szene spricht man, wenn die einzelnen Einstellungen einer Szene für die Kamera festgelegt (aufgelöst) werden. Die Auflösung wird in der Regel von Regisseur, Kameramann und Regieassistenten vor Drehbeginn erarbeitet. Sie dient als Vorlage zur Erstellung des Drehplans und ermöglicht eine genauere Kostenberechnung. Die "Auflösung einer filmischen Szene" bezeichnet die Entscheidung darüber, in welchen Kameraeinstellungen, -distanzen und -bewegungen die Szene dargestellt werden soll.(engl. break down)
Von der Auflösung einer Szene spricht man, wenn die einzelnen Einstellungen einer Szene für die Kamera festgelegt (aufgelöst) werden. Die Auflösung wird in der Regel von Regisseur, Kameramann und Regieassistenten vor Drehbeginn erarbeitet. Sie dient als Vorlage zur Erstellung des Drehplans und ermöglicht eine genauere Kostenberechnung. Die "Auflösung einer filmischen Szene" bezeichnet die Entscheidung darüber, in welchen Kameraeinstellungen, -distanzen und -bewegungen die Szene dargestellt werden soll.(engl. break down)
Von der Auflösung einer Szene spricht man, wenn die einzelnen Einstellungen einer Szene für die Kamera festgelegt (aufgelöst) werden. Die Auflösung wird in der Regel von Regisseur, Kameramann und Regieassistenten vor Drehbeginn erarbeitet. Sie dient als Vorlage zur Erstellung des Drehplans und ermöglicht eine genauere Kostenberechnung. Die "Auflösung einer filmischen Szene" bezeichnet die Entscheidung darüber, in welchen Kameraeinstellungen, -distanzen und -bewegungen die Szene dargestellt werden soll.(engl. break down)
Von der Auflösung einer Szene spricht man, wenn die einzelnen Einstellungen einer Szene für die Kamera festgelegt (aufgelöst) werden. Die Auflösung wird in der Regel von Regisseur, Kameramann und Regieassistenten vor Drehbeginn erarbeitet. Sie dient als Vorlage zur Erstellung des Drehplans und ermöglicht eine genauere Kostenberechnung. Die "Auflösung einer filmischen Szene" bezeichnet die Entscheidung darüber, in welchen Kameraeinstellungen, -distanzen und -bewegungen die Szene dargestellt werden soll.(engl. break down)
Von der Auflösung einer Szene spricht man, wenn die einzelnen Einstellungen einer Szene für die Kamera festgelegt (aufgelöst) werden. Die Auflösung wird in der Regel von Regisseur, Kameramann und Regieassistenten vor Drehbeginn erarbeitet. Sie dient als Vorlage zur Erstellung des Drehplans und ermöglicht eine genauere Kostenberechnung. Die "Auflösung einer filmischen Szene" bezeichnet die Entscheidung darüber, in welchen Kameraeinstellungen, -distanzen und -bewegungen die Szene dargestellt werden soll.(engl. break down)
Von der Auflösung einer Szene spricht man, wenn die einzelnen Einstellungen einer Szene für die Kamera festgelegt (aufgelöst) werden. Die Auflösung wird in der Regel von Regisseur, Kameramann und Regieassistenten vor Drehbeginn erarbeitet. Sie dient als Vorlage zur Erstellung des Drehplans und ermöglicht eine genauere Kostenberechnung. Die "Auflösung einer filmischen Szene" bezeichnet die Entscheidung darüber, in welchen Kameraeinstellungen, -distanzen und -bewegungen die Szene dargestellt werden soll.(engl. break down)
Von der Auflösung einer Szene spricht man, wenn die einzelnen Einstellungen einer Szene für die Kamera festgelegt (aufgelöst) werden. Die Auflösung wird in der Regel von Regisseur, Kameramann und Regieassistenten vor Drehbeginn erarbeitet. Sie dient als Vorlage zur Erstellung des Drehplans und ermöglicht eine genauere Kostenberechnung. Die "Auflösung einer filmischen Szene" bezeichnet die Entscheidung darüber, in welchen Kameraeinstellungen, -distanzen und -bewegungen die Szene dargestellt werden soll.(engl. break down)
(11:23)
Von der Auflösung einer Szene spricht man, wenn die einzelnen Einstellungen einer Szene für die Kamera festgelegt (aufgelöst) werden. Die Auflösung wird in der Regel von Regisseur, Kameramann und Regieassistenten vor Drehbeginn erarbeitet. Sie dient als Vorlage zur Erstellung des Drehplans und ermöglicht eine genauere Kostenberechnung. Die "Auflösung einer filmischen Szene" bezeichnet die Entscheidung darüber, in welchen Kameraeinstellungen, -distanzen und -bewegungen die Szene dargestellt werden soll.
-
-
Halbnahe
- (11:52)
-
Shoulder
-
Für diesen Begriff steht derzeit leider noch keine Erklärung zur Verfügung.
(11:53)
-
-
Amerikanisch
-
So wird eine Kameraeinstellung genannt, die in vielen Western-Filmen verwendet wurde. In dieser Einstellung ist die Person vom Kopf bis zur Gürtellinie (Revolverhalfter) zu sehen.
(11:57)
-
-
Neuer Deutscher Film
-
Für diesen Begriff steht derzeit leider noch keine Erklärung zur Verfügung.
(12:03)
-
-
Mischung
-
Mischung bezeichnet den technischen und kreativen Vorgang, währenddessen alle für den Film vorbereiteten Einzel-Tonsignale zu einer Gesamtheit vereinigt werden.
Dazu werden die verschiedenen Tonsignale, die auf sog. Spuren in speziell dafür vorgesehenen Computerprogrammen (sogenannten DAWs - Digital Audio Workstation) angeordnet sind, einem Mischpult zugeführt.
Während einer Mischung werden nun sämtliche von den Tongestaltern (Settonmeister, Soundeditor, Sounddesigner, Geräuschemacher) sowie Komponisten angelieferten bzw. vorbereiteten Tonereignisse (Dialog, Atmosphären, Effekte, Synchron-Sprache und -Geräusche, Musik etc.) in ihrer Lautstärke, ihrem Räumlichkeitseindruck und Frequenzgang und ihrer Verteilung auf den zur Verfügung stehenden Kanälen entsprechend den künstlerischen Wünschen der beteiligten Kreativen im Hinblick auf Ihre Wirkung zum Filmbild und für die Dramaturgie beeinflusst.
Das Ganze geschieht unter kinoähnlichen Bedingungen in entsprechenden Räumlichkeiten.
(13:02)
-
-
Dramaturgie
-
(engl. dramaturgy, script editing) Unter Dramaturgie versteht man die Lehre vom Aufbau eines Dramas, also das Zusammenwirken aller filmtechnischen und handlungsbezogenen Aspekte zur Gestaltung einer Aussage.
(14:35)
-
-
Tongestaltung
-
(engl. sound design) Teil der Tonpostproduktion eines Filmes, der sich mit der kreativen Gestaltung aller Töne und Klänge ausser Musik und Dialog beschäftigt.
Dazu werden – entsprechend den Erfordernissen der Geschichte und den Vorstellungen des Regisseurs – verschiedene Klangebenen erstellt und geschnitten. Dies kann aus bestehenden Tonaufnahmen aus einem Soundarchiv, aber auch aus speziell für einen Film aufgenommenen Tönen geschehen.
Ein Element, das für fast jeden Film speziell aufgenommen wird sind Geräusche (vgl. Geräuschemacher). Aber auch Atmos und Effekte werden speziell für Filme aufgenommen.
Abgesehen von naturalistisch aufgenommenen Tönen werden in der Tongestaltung auch andere Sound-Effekte kreiert. Dies kann durch diverse Prozesse (Verlangsamung, rückwärts Abspielen, etc.) erreicht werden. In der Wirkung sind solche Effekte zum Teil musikalisch, werden aber nicht unbedingt als Musik wahrgenommen.
Allgemein wirken Töne sehr unterbewusst, was sich die Tongestaltung zu Nutze machen kann, um den Zuschauer zu beeinflussen, ohne dass dieser es merkt. In dieser Hinsicht ist eine gute Tongestaltung oft deutlich unauffälliger als Musik, kann aber eine ähnliche Wirkung erzeugen.
(14:39)
-
-
Schneidetisch
-
Bevor die Digitalisierung aufkam, gab es noch den Schneidetisch, an dem der Schnittmeister saß und die Filme geschnitten und montiert hatte.
(15:45)
-
-
- (17:05)
-
B-Pictures
-
Als B-Picture (oder B-Movie) wurde früher der in der Produktion billigere Film eines sogenannten Double-Features (2 Kinovorführungen in Folge) bezeichnet. B-Movies gab es seit der Wirtschaftskrise der 1930er Jahre in den USA, wo Doppelvorstellungen von B-Filmen aufgrund der verstärkten Nachfrage nach günstiger Unterhaltung in Mode kamen. Heute versteht man unter einem B-Movie gängigerweise einen zweitklassigen Film mit geringem Filmbudget und zuweilen niedrigem künstlerischen Anspruch, obwohl der B-movie geringe finanzielle Möglichkeiten nicht selten mit großem künstlerischen Einfallsreichtum kompensierte, und B-Movie Regisseure wie Samuel Fuller beispielsweise großen Einfluss auf das Schaffen von Jean-Luc Godard hatten. Was heutzutage unter dem Begriff B-Movie verstanden wird, ist zumeist im Horror- bzw. Splatter-, Science-Fiction- und/oder Actiongenre angesiedelt.
(17:18)
-
-
Montage
-
Das Wort „Schnitt“ weckt die Assoziation, man würde den Film hier und dort nur etwas kürzen. Doch beim eigentlichen Schnittvorgang werden die einzelnen Aufnahmen zu einer Szene zusammengesetzt und von Szene zu Szene zu einem gesamten Film. Von daher bezeichnet man das Gewerk „Schnitt“ auch als „Montage“ – das Montieren einzelner Einstellungen zu einem ganzen Film.
(17:55)
-
- Filmausschnitt
- Interview mit Juliane Lorenz
- mach mal
- das Seelenleben der Figuren
- bei Anruf Schnitt
- Rohstoff und Werkstoff
- die geistige Nähe
- der Subtext
- zur rechten Zeit
- keine Zeit
- Verbündete
- Was macht einen guten Editor aus?
- Vorbilder
- Was ist Kino?
- Gibt es einen anderen Berufswunsch?
- Interview mit Juliane Lorenz
- Filmausschnitt
-
mach mal
-
das Seelenleben der Figuren
-
bei Anruf Schnitt
-
Rohstoff und Werkstoff
-
die geistige Nähe
-
der Subtext
-
zur rechten Zeit
-
keine Zeit
-
Verbündete
-
Was macht einen guten Editor aus?
-
Vorbilder
-
Was ist Kino?
-
Gibt es einen anderen Berufswunsch?
-
Interview mit Juliane Lorenz
-
Filmausschnitt
- Filmausschnitt
- Interview mit Juliane Lorenz
Interview mit Juliane Lorenz
Der französische Filmeditor Yann Dedet, der mit François Truffaut und Maurice Pialat gearbeitet hat, erzählte einmal, wie er in London auf einem Podium mit einigen Kollegen saß. Mit einer von ihnen verstand er sich besonders gut: mit Juliane Lorenz. Sie haben viel gemeinsam, denn gleich zu Beginn ihrer Karriere wurden sie, noch ganz unerfahren, von ihren Regisseuren ins kalte Wasser geworfen. Die enorme Menge an Filmmaterial, die Rainer Werner Fassbinder drehte, die unüberschaubare Fülle der Alternativen hätte eigentlich jeden erst einmal einschüchtern oder zur Verzweiflung bringen müssen. Aber Juliane Lorenz behielt einen kühlen Kopf und formte von nun aus dem riesigen Puzzle seines Drehmaterials Filme mit faszinierendem erzählerischem Bogen.
Die Szene
Maria steht wegen Mordes an einem GI vor einem Gericht der amerikanischen Besatzer. Ihr Mann Hermann, der gerade erst aus dem Krieg zurückgekehrt ist, tritt vor und nimmt alle Schuld auf sich.
_________________________________________________
Frau Lorenz, bevor wir anfangen, über Ihre Arbeit zu sprechen, ordnen Sie die Szene aus DIE EHE DER MARIA BRAUN bitte ein. Beschreiben Sie uns, was in dieser Szene passiert, wie sie aus der Handlung des Films entsteht.
Man muss sie natürlich im Zusammenhang mit der vorangegangenen Szene verstehen. Der Mann Braun ist gerade aus dem Krieg zurückgekehrt. Er hat seine Frau mehr oder weniger in flagranti erwischt. Das hat ihn in dem Moment aber gar nicht so gekümmert, denn ihn interessierte nur seine Zigarette. Das ist ein wichtiges Thema: Der Krieg und die Nachkriegszeit von Maria Braun. Ihr Ehemann taucht also wieder auf und in dem Moment ist ihr Geliebter zweitrangig. Was macht sie? Weil sich die beiden rangeln und sie ihrem Mann helfen will, bringt sie den schwarzen US-Soldaten mit einer Flasche um. Eigentlich auch sehr bewusst. Und dann folgt die Gerichtsszene, die wir hier sehen. Sie ist eine der wichtigsten Schlüsselszenen im Film. Ihr Ehemann – der den Soldaten ja nicht erschlagen hat – behauptet, er habe den Mann umgebracht, um seine Frau zu schützen. MARIA BRAUN war ein sehr klar erzähltes Drehbuch nach einem sehr langen, klar formulierten Exposé von Fassbinder, das ursprünglich unter dem Titel ‚Die Ehen unserer Eltern‘ entstanden ist. Ihn hat die Geschichte der Maria Braun schon sehr früh interessiert. Da hieß es noch ‚Die Männer der Maria Braun‘. Man muss wissen, wann dieser Film entstanden ist. Das wusste auch als Filmeditorin ich natürlich alles. Wir haben ja so zusammen gearbeitet, dass man von Anfang an in alle Stationen mit eingebunden war. Die Szene war eigentlich an einem anderen Drehort geplant, der Rainer Werner Fassbinder aber nicht gefallen hat. Und da er zu den Regisseuren gehörte, die nicht gern penibel alles vorbereitet haben, weil er sich überraschen lassen wollte, war er an dem Drehtag, als die Szene gedreht werden sollte, absolut unzufrieden mit dem Drehort, den man ihm vorgeschlagen hatte. Er hat sich dann ziemlich schnell selber darum gekümmert und gesagt, es müsse etwas völlig außerhalb des Normalen sein. Wir hatten keinen Gerichtssaal in Coburg. Es gab aber eine alte Lagerhalle mit einem Aufzug. Und das war absolut seins. Innerhalb eines Tages haben die Szenenbildner den Raum eingerichtet. Von der Einstellung, vom Schnitt her war die Szene ganz klassisch: Sie hat eine Einführungstotale, die man mit der Fahne sieht. Ein Schwenk von oben nach unten: Amerika. Eigentlich ist dieser Film in allem, was er erzählt, oft sehr schlüsselgedankenartig vorgestellt worden. Eine Fahne. Amerika. Besatzer, die versuchten, die deutsche Gerichtsbarkeit in eine Ordnung zurückzuführen. Fassbinder hat die Szene für meine Begriffe sehr literarisch aufgelöst. Er zeigt die wahnsinnige Schönheit von Hanna Schygulla, die – das war auch seine Regieanweisung – völlig unschuldig da steht. Denn in ihrem Verständnis war es eigentlich nicht so, dass sie jemanden umgebracht hat. Sie war jetzt wieder Ehefrau. Ihr Mann ist aus dem Krieg zurückgekehrt und sie wird jetzt mit ihm auf irgendeine Weise ein neues Leben beginnen. Überhaupt ein Leben beginnen! Denn bislang hatten sie ja keines. Ein Tag und eine Nacht – das war der Beginn ihrer Ehe. Den Schnitt kann ich gar nicht so gut analysieren, weil ich mehr damit beschäftigt war, alles – damals gab es noch zwei Muster, viele Einstellungen, zwei Takes – innerhalb von einem Tag zu schneiden. Über Schnitt hat Rainer nie viel mit mir geredet. Für mich war die Anweisung – wenn es überhaupt eine gab – ‚Da haste ‘ne Szene, guck mal, wie du sie schneidest!‘ Da wir schon einige Arbeiten miteinander gemacht hatten, waren wir natürlich auch eingespielt. Was mich fasziniert hat, war der Rhythmus dieser Szene. Dass sie von der Regie schon so genau vorgegeben war, dass ich eigentlich keine Chance hatte, irgendwo großartig andere Szenen oder Einstellungen zu verwenden. Ich erinnere mich, ehrlich gesagt, auch nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich von der Kamera, von der ganzen Ruhe und Klarheit so beeindruckt war, dass es eigentlich mehr ein hintereinander schneiden im vorgegebenen Rhythmus war. Ich habe gar nicht so sehr darüber nachgedacht, ob ich das richtig schneide. Sondern ich schnitt. Das innere Seelenleben der Menschen war eigentlich der treibende Faktor. Auch in den Bildgrößen und in den Ausschnittsgrößen. Auch in den Schnitten zusammen. In dieser Gerichtsszene, gab es keinen Moment, in dem Rainer etwas Spezielles gesagt hat. Die Szene war einfach klasse zu schneiden. Es gab einen Ablauf von innerer Befindlichkeit der Figuren. Um Maria Braun ging es, deswegen war sie auch besonders glamourös, als junges Mädchen angezogen. Ihre Liebe war wieder da und die war eigentlich der Motor in ihrem Leben: Ihr Mann kommt wieder. Und am Schluss stellt er sich und kommt ins Gefängnis.
Welche Komponenten hat diese Szene, was steckt drin?
Ich muss darauf hinweisen, dass Maria Braun ihrem Mann gestanden hat, dass sie schwanger ist: Ich bin schwanger und unser Kind – sie spricht von ‚unserem’ Kind – wird Hermann heißen. In dieser Szene erfährt es auch der Zuschauer. Und ihr Mann ist nicht etwa eifersüchtig oder fragt ‚Wie kommst du denn darauf, dass ich es als mein Kind betrachten werde?‘, sondern das ist selbstverständlich. Das ist unser Kind. Der eigentliche Vater ist tot. Maria Braun hat ihn im Affekt erschlagen. Und ihr Mann versteht das vollkommen. Die Szene ist so gestaltet, als wäre es das Normalste auf der Welt, seinem Partner zu berichten: ‚Unser Kind wird Hermann heißen, es wird schwarz sein und wenn du raus bist, wird es vielleicht schon etwas größer sein, aber ich werde dafür sorgen, dass das Kind leben kann.’ Und der Ehemann fragt ‚Ja, wie willst du denn eigentlich leben?‘ Daraufhin erklärt sie ihm: ‚Weil ich nicht gelernt habe zu arbeiten, muss ich jetzt erstmal etwas lernen. Und dann werden wir leben und was dann kommt, kommt später.‘ Das ist die Grundlage der Szene.
Was bringt der Schnitt in dieser Szene zur Geltung?
Der Schnitt war für mich eine ziemliche Herausforderung, es waren ja meine frühen Filmeditor-Jahre. Und Rainer hatte entgegen seinen sonstigen, auch finanziellen Gewohnheiten – MARIA BRAUN hatte kein riesiges Budget, offiziell nur 1,3 Mio. DM –, diese Szene zum ersten Mal durchgehend drehen lassen. Die Szene war auch kurz. Das heißt, eine Aufsicht, die große Totale von oben. Eine Totale von hinten. Von beiden Seiten mussten die Schauspieler immer wieder hindurch sprechen. Dann folgten Halbnahe, dann Nahe. Das ist eine ganze Menge, da hatte ich in der Tat viele Möglichkeiten. Ich weiß, dass ich ziemliches Muffensausen hatte und gar nicht die Zeit, mir die Szene so vorzubereiten, dass sie nummeriert war. Früher nummerierte man. So habe ich mir einfach gesagt, das schaffe ich. Rainer rief an und sagte ‚Pass auf, fang mit der Totalen an!‘ Das hieß natürlich, wenn ich mit der Totale anfange, entwickelt sich etwas. Wenn ich mit einer Nahe angefangen hätte, hätte ich anders aufbauen müssen. Also habe ich mit der Totale begonnen und mich langsam vorgetastet. Danach kamen verschiedene Phasen. Ich habe ziemlich geschwitzt. Und Rainer hat mir – ich glaube, er meinte es gut – in zwei Minuten am Telefon runtergerasselt, welcher Satz in welcher Einstellung am Besten sei. Ich glaube, ich war so geschockt, dass ich, als er fragte ‚Du hast es verstanden?‘, einfach ja sagte. Fünf Minuten später hatte ich das natürlich schon wieder vergessen und musste mir das irgendwie zusammenfummeln. Erst da habe ich endlich aufgehört zu denken und mich frei gemacht und die Szene, glaube ich, in drei Stunden geschnitten. Fassbinder hat sich das Ergebnis abends angeguckt und ich weiß noch, dass er anmerkte: ‚Ich habe doch gesagt, diesen Satz in die Einstellung!‘ Er hatte ein wahnsinnig gutes Gedächtnis. Ich hatte ein paar Sachen etwas anders gesehen. Es ging um eine einzige Stelle. Also musste ich die noch einmal umbauen. Es ging um kleine Schwächen von Hanna Schygulla. Er wusste genau, in der ersten Szene war das Lachen gut, in der zweiten etwas anderes – das hatte er sich gemerkt und wollte es wiedersehen. Das ist der Prozess, den ich unter Schnitt verstehe. Für mich war Schnitt immer, dass ich mich zunächst gefragt habe, um was es im Film geht. Was erzählt uns die Szene? Was erzählt die Anschlussszene? Es ist der Aufschwung von Maria Braun und indirekt die Geschichte der frühen 1950er Wirtschaftswunderjahre. DIE EHE DER MARIA BRAUN ist für die Nachkriegszeit ein Schlüsselfilm geworden. Wenn diese Szenen nicht so klar formuliert gewesen wären, wäre das nicht passiert. Das wusste ich. Später habe ich eigentlich ungern Drehbücher gelesen. Das habe ich mir erst wieder angeeignet, um überrascht zu werden. Es gibt ja perfekte Drehbücher. Aber der Regisseur, der sie umsetzt, kommt dazu. Da kann man auch wieder fragen, macht er es richtig oder nicht? Das ist jedoch nicht meine Frage. Ein Filmeditor hat damit zu arbeiten, was er auf seinem Tisch oder in seinem Avid hat. Und damit muss er umgehen.
Wie ist Ihnen das bei DIE EHE DER MARIA BRAUN gelungen?
Das habe ich bei diesem Film und speziell bei den zwei Szenen besonders erlebt – abgesehen von der Angst, die ich ständig hatte, weil es natürlich eine Wahnsinnsverantwortung war. Rainer hat mich einfach reingeschmissen. Wir hatten natürlich vorher schon DESPAIR geschnitten. Wir hatten BOLWIESE, da war ich noch zweite Filmeditorin. Ich hatte natürlich viel mitbekommen von seiner Art zu arbeiten. Aber hier hieß es auf einmal: ‚Das ist jetzt der Film, den du schneidest. Den hast du zu gestalten. Und wehe, du kommst da nicht durch!’ Insofern ist die MARIA BRAUN für mich auch eine Feuertaufe gewesen. Ich habe alles zum ersten Mal allein verantwortet. Ich habe ohne Assistent gearbeitet, war für jeden Fetzen Ton zuständig, habe alles wirklich selbst gemacht. Das hat mich unglaublich reifen lassen.
Das breite Spektrum der Einstellungsgrößen und Perspektiven, die es in der Gefängnisszene gab – wie ist aus diesem Material die Dramaturgie der Szene entstanden? Der Zuschauer hat ja das Gefühl, dass er diesen Lebensmoment in all’ seinen Aspekten, aus allen Perspektiven sieht.
Das baut sich auf. Ich erzähle die Hauptgeschichte natürlich nicht in der Totale. Wenn Maria Braun sagt, ich werde lernen zu arbeiten, habe ich das von außen nach innen immer mehr zugespitzt. Dann folgt noch einmal eine Totale. Das ergab die Szene, weil die Schauspieler so laut miteinander reden mussten. Ich habe mir dafür kein Konstrukt aufgebaut, sondern ich bin nach der Stimme von Hanna Schygulla und der verschmitzten Art von Klaus Löwitsch gegangen. Er hat da einmal unglaublich gelacht, das gefiel mir natürlich. Den Rhythmus habe ich mir zurechtgeschnitten. Ich kam in einen Fluss, in den ich mich dann hineinbegeben und viel probiert habe. Für mich war Schnitt, speziell bei Rainer, nicht mit Zeit verbunden, in der ich lange überlegen konnte, wie ich etwas mache oder was bei einer Szene rauskommt. Tatsache ist, dass jeder anders schaut. Das Wichtigste ist, dass du den Regisseur und seine Art begreifst. Fassbinder war selber ein leidenschaftlicher Filmeditor. Darum steht er auch oft unter seinem Pseudonym Franz Walsch im Abspann. Es war nicht so, dass er neben mir saß und ‚Schnitt!‘ rief. Das wird meistens missverstanden. Sondern er war der Geist hinter dem Ganzen. Er hat mit einer Freude Szenengrößen, Einstellungsgrößen, Kameragrößen erfunden, nur um zu gucken, was es noch für einen Blick auf die Geschichte geben könnte. Das wird auch Michael Ballhaus bestätigen. Er hat das Licht gemacht, aber das Spannende war, dass Fassbinder die Geschichten so klar in seinem Kopf hatte, dass er sehen wollte, was er in seinem Kopf hatte. Das hat er dir vorher aber nicht gesagt. Du musstest es schon selber finden. Und falls du es nicht gefunden hast, hast du nicht lange mit ihm gearbeitet. Das galt für den gesamten Bereich, ob Kostüme, Kamera oder Ton. Rainer stand nicht hinter dir und sagte ‚Ich will es aber so haben!‘, sondern er hat versucht, Dir seinen intellektuellen Überbau, die Seele einer Szene, die Seele einer Geschichte begreifbar zu machen – und dann musstest du selber laufen. So habe ich Schnitt erlernt.
Alle fünf Gefängnisszenen haben einen anderen Charakter. Das Interessante bei dieser Art von Szenen ist ja immer – das kennt man aus unheimlich vielen Filmen –, dass es gleichzeitig um Intimität und Überwachung geht. Das deklinieren diese Szenen sehr schön durch. Stimmen Sie mir da zu?
Sie haben vollkommen recht. Eine Sache ist darüber hinaus wichtig. Der Film heißt ja DIE EHE DER MARIA BRAUN. Es ist natürlich auch die Entwicklung einer Frau, die letztendlich den armen Mann, den Gefängnisinsassen, zu ihrem Fürsorge-Objekt macht und ihre ganze Karriere im Hinblick darauf aufbaut, dass er irgendwann frei kommt und sie ihn versorgen können muss. Der Film beginnt kurz vor Kriegsende und endet dann Anfang oder Mitte der 1950er Jahre. Später wurde er ein Teil der BRD-Trilogie, wie Rainer es genannt hat. Dazu gehören noch LOLA und DIE SEHNSUCHT DER VERONICA VOSS. Der Film hat ganz zentral mit der Emanzipation und Selbstbestimmung einer Frau zu tun. Nicht, dass ich jetzt von einem frauenkämpferischen Film sprechen würde, aber die Geschichte, die Fassbinder interessiert hat, war, dass ein Mann, der im Krieg war, zurückkommt und eigentlich zu schwach ist, um noch etwas zu regieren. Im Gegensatz zu Maria Braun, die sich entwickelt. Eigentlich ist das unsere BRD-Geschichte. Es gibt ja hunderttausende solcher Geschichten. Die Frauen haben die Kinder aufgezogen. Die letzten Gefangenen kamen erst 1957 zurück. Das war die Realität.
In DIE EHE DER MARIA BRAUN – das könnte man mit gleichem Recht auch zu VERONICA VOSS oder LOLA sagen – folgt man auf der einen Seite einer Figur, auf der andere Seite erfährt man unheimlich viel über die Zeit. Es gibt diese parallele Führung, das Ineinandergreifen von Porträt und Zeitgeschichte. Wie haben Sie im Schnitt beides zusammengeführt und die Balance gefunden?
Film bietet ja viele Ebenen. Wir haben die Ebene der Kamera oder der Regie, die sehr genau geführt hat. Wir haben die Ebene des Tons oder der Kostüme. Im Schnitt wird man sozusagen mitgeführt. Wir haben im Film eine Geschichte über einen Zeitraum von fast zehn Jahren erzählt. Es ist selbstverständlich, dass ich mich schon im Vorfeld des Schnittes mit der historischen Zeit beschäftigt habe. Wie erzähle ich das, was im Bild nicht zu sehen ist? Das haben wir zum Beispiel mit Hilfe des Radios gemacht. Es gibt zwei ganz entscheidende, sogar im Ton hervorgehobene Szenen, in denen Adenauer-Reden zu hören sind. Das war Rainer sehr wichtig. Die Reden standen nicht im Drehbuch, er hat das spontan entschieden. Einmal sagt Adenauer ‚Wir müssen jetzt wieder eine Armee gründen.’ Das war vorher von ihm stets abgelehnt worden. Das sind dann im Film indirekt die Zeitangaben, die durch den Ton im Subtext mitgeliefert werden. Ich habe unheimlich viel Spaß gehabt, mich mit den Tönen zu beschäftigen. Wenn Maria Brauns Ehemann Hermann in der Anfangsszene zurückkehrt und ein langsamer Zug in der Ton-Großaufnahme in der Entfernung vorbeizieht, was hat der Zug erzählt? Er hat nicht gesagt, da fährt ein Zug vorbei, sondern hier kommen die Rückkehrer. Das war jedenfalls mein Gedanke! Deswegen setze ich an dieser Stelle einen Zug ein. Ebenso der Schluss, das berühmte Fußballspiel, bei dem Deutschland Weltmeister wird. Das war etwas, was Rainer beim Drehen kurzfristig entschieden hat. Das hat er sich vorher nicht überlegt. Wenn man so will, war Fassbinder einerseits total sicher, wie er etwas auflösen will, hat sich aber andererseits immer wieder auch von Dingen, die während der Arbeit entstanden sind, inspirieren lassen. Er hat sich gefragt, wie mache ich das deutlich, was das für ein politischer Standpunkt ist, wenn Deutschland wieder jemand ist? Und natürlich fiel ihm das berühmte Fußballspiel von 1954 ein. Deswegen haben wir das drunter gelegt. Ich habe gelernt, die Subtexte zu nutzen, damit es nicht so langweilig wird und damit ich auch noch ein bisschen mehr erfahre, als nur das, was ich durch die Geschichte erfahre. Das ist für mich der Schlüssel zu meiner Arbeit als Filmeditorin. Ich habe mich immer als Erzählerin verstanden. Ich bin ein Teil des Drehbuchs, ich bin ein Teil des Regisseurs. Ich unterstütze mit seiner Arbeit ja viele Elemente, die schon in der Vorbereitung und in der Gestaltung des Filmes angelegt sind.
Für das Wechselspiel von Zeitkolorit und Figur ist die Gerichtsszene ganz interessant. Wie schafft man es, dass man den geschichtlichen Raum erzählt, aber die Figuren nicht aus den Augen lässt?
Indem man sich entscheidet, wann man eine Großaufnahme oder wann man auf Distanz gehen will. Das ergibt sich teilweise aus dem Text. Bei Fassbinder muss man einfach immer wieder erwähnen: Er hat sich das natürlich vorher ausgedacht. Selbst wenn er durchdrehen ließ. Bei MARIA BRAUN hat er sich im Grunde auf eine klassische Erzählweise konzentriert. Dafür gab es viele Angebote von halbnah bis zu shoulder. Die berühmten amerikanischen Einstellungen, die habe ich erst durch ihn kennengelernt. Das hat es ja damals im sogenannten Neuen Deutschen Film nicht gegeben. Fassbinder war nämlich Hollywood-geprägt. Sein großes Vorbild war Douglas Sirk. Dem musste nachgeeifert, der sollte noch überholt werden. Zu der Zeit war alles sehr simpel. Man hat noch entdeckt, entwickelt, neu geforscht. Dass MARIA BRAUN der Film geworden ist, der er später wurde, ist vergleichbar mit dem wunderbaren Film GOOD BYE, LENIN! von Wolfgang Becker. MARIA BRAUN wurde zum Schlüsselfilm der Zeit, die der Film erzählt. Ein großer Erfolg in Deutschland. Warum ist das so? Weil Fassbinder es gar nicht so kompliziert erzählt hat. Er hat in Metaphern erzählt und diese übertragen. Seine Disziplin, das Handwerk, Einstellungen, Kamera, Schnitt – das sind die tragenden Elemente in diesem Film gewesen. Dabei ist dies der einzige Film gewesen, für den es drei verschiedene Drehbuchautoren gegeben hat, die der Idee in seinem Kopf genügen mussten. Die ersten zwei Fassungen waren es einfach noch nicht und dann folgte die Fassung von Peter Märthesheimer und Pea Fröhlich. Die beiden lieferten sozusagen annähernd die Vorlage, mit der Rainer umgehen konnte. Er hat nicht ohne Grund die Dialoge noch verändert. Dieser Film war sein Film.
Was zeichnet eine gute Filmeditorin aus?
Dass sie selbständig denken kann und erkennt, was das Thema des Regisseurs, des Films ist. Dass sie dessen Eigenheiten wahrnimmt, die filmische Sprache, sofern es eine gibt. Und dass sie autonom sein kann. Für mich ist es so, dass ich mit dem Schnitt ein Angebot machen kann. Im Grunde muss man nichts anderes tun, als den perfekten Film abzuliefern, der im Kopf des Regisseurs war – und das ist eine Menge!
Wofür sollte man in Ihrem Beruf sensibel sein?
Du musst ein unglaubliches Auge haben für Bilder haben. Du brauchst Rhythmusgefühl und musst musikalisch sein. Natürlich solltest du etwas von Technik verstehen. Heute sogar noch viel mehr. Leider. Für uns damals war es ein Schneidetisch. Ich habe mit zwei Tonbändern geschnitten und dann peu à peu die Vertonung hinterher gemacht. Als Filmeditorin muss man ein Quäntchen Demut besitzen. Man kann dem Regisseur, auch wenn man ihn noch so bescheuert findet, nicht sagen ‚Du, ich find Dich bescheuert!‘ Stattdessen muss man die Seele eines Filmes herauskratzen – wie bei einem Diamanten.
Wie lief dieses ‚Herauskratzen’ in ihrer Zusammenarbeit mit Rainer Werner Fassbinder und was bedeutete das für seine Filme?
Die sieben Jahre mit Fassbinder waren natürlich die wichtigsten Jahre. Das war eine Fabrik, ich habe 14 Filme mit ihm gemacht. Ab ALEXANDERPLATZ haben wir gar keine Muster mehr gemacht, sondern nur noch geschnitten. Am laufenden Band. Das ist sozusagen meine Doktorarbeit gewesen. Ich kam gar nicht zum Denken. Gott, sei Dank! Dafür bin ich sehr dankbar. Ich bin in diese Maschine, die natürlich durch seinen Kopf und seine Welt geprägt worden ist, hineingepresst worden. Ich habe mich darauf eingelassen und fand seine Filme toll. Ich fand auch das, was er zu erzählen hatte, spannend. Ich habe ständig gelernt. Das ist etwas, was ein Filmeditor immer wieder muss: sich ständig auf den Regisseur einlassen. Damals war die sogenannte Autorenzeit. Rainer hat das immer abgelehnt. Er war kein Autorenfilmer, er hat Geschichten erzählt. Und er wollte Regisseur sein, und zwar ein professioneller. Er war auch wirklich anders als andere Autorenfilmer, weil er das stets propagiert hat: Wir machen Kino und wir wollen zum Publikum! Und mit MARIA BRAUN ist im Deutschen Film auch etwas total Neues entstanden. Schon durch diesen Wahnsinnserfolg im Ausland. In New York lief der Film 54 Wochen in einem Kino. Ich habe das nachgezählt, sogar länger als LOLA RENNT von Tom Tykwer. Dieser Wahnsinnsaufbruch des Neuen Deutschen Films, der auf der ganzen Welt plötzlich ein gewandeltes Deutschland präsentierte. Das ist meine Prägung. Ich war dabei und konnte alles ausprobieren. Jede nahe Einstellung ist ein Thema, erzählt eine Geschichte anders, als wenn du sie in der Totale oder in der Halbtotale gefilmt wäre. Man nimmt doch einen Schauspieler auch ganz anders wahr, man nimmt einen Text ganz anders wahr. Das ist eine so unglaubliche Macht, die man als Filmeditor hat – wenn einem diese Macht zugestanden wird. Fassbinder hat auch nie ein Budget überzogen. Das prägt auch den Filmeditor, wenn einem der Produzent ständig im Nacken sitzt und sagt: ‚Hier, morgen Mischung.’ Bei MARIA BRAUN wurde Ende Januar mit dem Dreh begonnen, Mitte März war die Mischung. Ich will nur mal die Verhältnisse klar machen. Da sitzt man nicht mehr da und diskutiert über Schnitt. Den hat man abzuliefern und am Besten perfekt Ich habe in meinem Leben selten mehr als zwei Mal geschnitten. Manchmal. Jetzt mogle ich ein bisschen. Aber ich war auf Präzision getrimmt. ALEXANDERPLATZ, 15,5 Stunden, täglich 20 Minuten Schnitt. Wie hätte ich da diskutieren sollen? Ich musste etwas anbieten. Und ich habe mir auch gar nicht viel überlegt. Klar, die Szenen waren aufgelöst. Da und da orientiert man sich am Text. Dann die Bilder. Auch bei ALEXANDERPLATZ gab es unheimlich viele Einstellungen, aus denen ich wählen konnte. Egal. Cutten, also ein Schnitt, heißt Entscheidung. Und zu dieser Entscheidung stehen.
Ich habe den Eindruck, im Mittelpunkt steht wirklich das Filmmaterial. Ist das Drehbuch dann überhaupt noch wichtig?
Natürlich ist das Drehbuch wichtig.
Aber findet man beim Schnitt die Arbeit des Drehbuchautors auch wieder?
Da hat sich in den letzten 40 Jahren sehr viel verändert. Wir sind ja jetzt ein gut bestelltes, auf Departments abgestelltes Gesamtfilmteam. Man hat eine klare Einstellung zu Drehbuch, weiß, was ein Kameramann beiträgt, weiß, was ein Regisseur zu leisten hat. Weiß, was ein Filmeditor zu leisten hat, oder der Ton. Das war in meiner Zeit anders. Ein Drehbuch wurde mehr oder weniger von Rainer geprägt. Er war ja auch Drehbuchautor, hat vieles selber geschrieben. DIE EHE DER MARIA BRAUN war aus seiner Sicht ein Film, bei dem er endlich nur Regisseur sein wollte. Allerdings war er dann doch noch stiller Produzent. Und natürlich ist das Drehbuch wichtig – sonst hätte es nicht drei Fassungen und drei verschiedene Teams für MARIA BRAUN gegeben. Auch wenn das Drehbuch nicht so wahnsinnig anders ausgeschaut hat als das von Fassbinder vorgegebene 24-seitiges Exposé, in dem er bereits sehr genau die Figuren vorformuliert hat. Der Unterschied zu heute ist, dass wir mehr Detailwissen haben. Ein viel klareres Bewusstsein dafür, dass ein Drehbuch besser werden kann. Es muss allerdings nicht, wenn es zu viele Phasen gibt. Rainer war der Meinung, es genüge eine gute Fassung, die er sich zurechtschneidet. Er hat auch keine Rücksicht genommen, ob das dem Drehbuchautor passt oder nicht, wenn er etwas verändern wollte. Es war eben sein Film, ein Rainer-Werner-Fassbinder-Film. Das war eine andere Zeit. Vielleicht kann man das heutzutage mit einem Bernd-Eichinger-Film vergleichen, der als Produzent – und das siehst du seinem Werk an – seine Duftmarke sehr klar aufgesetzt hat. Wobei es natürlich auch bei Eichinger Regisseure gab, die sich wehren konnten und eine eigene Sprache einbrachten. Ein tolles Drehbuch sagt dir nicht sofort, dass das, was der Regisseur dreht, genauso toll wird. Ich kann bei MARIA BRAUN nur immer wieder sagen, dass ich es kaum fassen kann, was für ein toller Film das geworden ist! Denn hinter den Kulissen hat es mächtig gedonnert und gerappelt. Aber vor der Kamera war Friede. Auch die Arbeit von Michael Ballhaus war großartig. Das war ein Ineinanderfließen von Zusammenarbeit über Jahre. DIE EHE DER MARIA BRAUN ist Anfang 1978 gedreht worden, das war eine der letzten großen gemeinsamen Arbeiten von Ballhaus und Fassbinder. Sie haben ja seit 1970 zusammengearbeitet, hie und da gab es mal einen Film, den Michael nicht gemacht hat. Aber es war eine wunderbare Ehe. Filmemachen ist nämlich auch Ehe auf Zeit. Filmemachen ist Austausch von Erfahrungen. Und Schnitt ist sozusagen das Ausrufezeichen!
Wer ist neben dem Regisseur für einen Filmeditor der wichtigste Partner oder Komplize? Mit wem gehen Sie die engste Arbeitsverbindung ein?
Heute würde ich sagen, mein Techniker und derjenige, der mir alles einlogged. Damals war mein einziger Verbündeter eigentlich ich. Und dein Gedächtnis ist ein ganz wichtiger Verbündeter. Dann kommen natürlich noch die Tonfreunde dazu. Ich habe zum Beispiel immer mit Musik und Ton im Kopf geschnitten. Ich wusste, wo etwas anfangen kann. Ich wusste, wie sich bei Fassbinder die Dramaturgie fortsetzte, nämlich in der Tongestaltung und in der Musik. MARIA BRAUN ist eine Ausnahme, weil es da eigentlich ganz wenig Musik gibt. Nur diese sogenannten Zäsuren, wenn die Blenden und die Zeiten sich verändern. Das hat wenig Musik und viel mehr Ton. Im Hintergrund ist parallel viel erzählt worden, im Subtext. Deine Verbündeten sind Deine Mitarbeiter. Ich habe auch die Schauspieler geliebt. Es gab welche, von denen ich wusste, ‚Okay, da hat er eine schwache Stelle.‘, die habe ich natürlich nicht rein geschnitten. Du musst deinen Schauspieler lieben, das geht gar nicht anders. Und wenn er schwach ist, was ja vorkommt – das ist ja nichts Schlimmes –, musst du ihm helfen. Da hilft der Schnitt. Wie hat Rainer mal gesagt: ‚Lass nicht alles drin, es könnte schlecht werden!‘
Gibt es einen Film oder einen Filmeditor, der Sie besonders geprägt hat?
Ja, klar! Erstmal war für mich prägend, dass mir Rainer erzählte, er hätte MARTHA mit einer fest angestellten Filmeditorin vom WDR gedreht gehabt und sei völlig baff gewesen, was sie ihm angeboten habe. So sehr, dass er sich sogar überlegt hat, Einstellungen zu drehen, nur um zu schauen, wie sie damit umgeht. Das fand ich toll. Das war Lisgret Schmitt-Klink. Leider ist die Kollegin schon lange tot. Die liebte er sehr. Die kam aus einer ganz anderen Zeit. Sie war eigentlich klassische Fernseh-Filmeditorin, aber damals produzierte das Fernsehen ja noch Kino – gerade der WDR. ‚So sollst du mal werden!‘, das war so ein Satz, den er mir so dahin knallte.
Was ist Kino?
Kino ist eine andere Welt! Und Kino ist ein ganz besonderer Ort. Ich wünsche mir, dass wir immer wieder in diesen Ort zurückkehren. Kino ist auch Überraschung. Es ist genau das, was wir nicht erwarten. Kino sind Geschichten, die ungewöhnlich sind und die in hundertfacher Weise erzählt werden. Kino kann alles sein. Aber für mich muss es ein Ort der Intimität sein, an dem du merkst, da gibt es jemanden, der sich noch mit Sprache beschäftigt. Mit dem Ausdruck, mit dem Sehen, mit dem Hören. Schmecken, wenn es ums kulinarische Kino geht. Kino muss ein besonderer Ort sein. Und das war es für mich. Ich bin als Fünfjährige durch meinen Stiefvater, der sogenannte Lehr- oder Kulturfilme, gemacht hat, rangeführt worden. Ich habe hinten drin gesessen wie in CINEMA PARADISO, habe immer geguckt und war wie in einer anderen Welt. Das waren B-Pictures, die ich gesehen habe. Erst später habe ich erkannt, was einen Visconti-Film ausmacht. Was ein Pasolini erzählen kann. Aber ich war mit Dingen konfrontiert, die ich auf der Straße zum damaligen Zeitpunkt nicht erfahren habe. Ich sage nicht, dass das Cinéma Verité alles und das bei YouTube heute alles schlecht ist. Kann auch spannend sein, kann sehr spannend sein.
Wenn Sie nicht diesen Beruf hätten, welchen anderen Filmberuf könnten Sie sich vorstellen?
Ich habe meinen Traumberuf ausgeübt. Und ich fand und finde ihn immer noch den besten. Ich habe mich weiter entwickelt, mache auch Dokumentarfilme. Aber die Montage, wie ich sie nenne, ist für mich das Spannendste, das Erquickendste, das Tollste, das Kreativste – es ist wie Schreiben! Für mich ist das wie Bücher schreiben. Ich halte es für den tollsten Beruf aller Zeiten.
Das Gespräch führte Gerhard Midding.
Geboren am 2. August 1957 in Mannheim. Die technischen Grundlagen des Filmschnitts lernt sie 1975 bei Margot von Schlieffen, 1976 ist sie als Assistentin von Ila von Hasperg am Schnitt und darüber hinaus auch an der Vertonung von Rainer Werner Fassbinders Film CHINESISCHE ROULETTE beteiligt. Aus der Begegnung mit Rainer Werner Fassbinder entwickelt sich eine Arbeits- und Lebensgemeinschaft, die bis zu Fassbinders Tod 1982 andauert. Nachdem sie bei der TV- und Kinoversion von BOLWIESER am Film- und Tonschnitt beteiligt ist, arbeitet sie mit Rainer Werner Fassbinder ab DESPAIR – EINE REISE INS LICHT (1977) als selbstständige Filmeditorin.
14 gemeinsame Filme entstehen, darunter die mit dem Deutschen Filmpreis ausgezeichneten DIE EHE DER MARIA BRAUN und LOLA sowie das 14-teilige Werk BERLIN ALEXANDER. Juliane Maria Lorenz ist in dieser Zeit nicht nur verantwortlich für den Filmschnitt – in DIE DRITTE GENERATION arbeitet sie auch als Regie-Assistentin, inLOLA, DIE SEHNSUCHT DER VERONIKA VOSS sowie in DIE STRAFE BEGINNT, dem ersten Teil von BERLIN ALEXANDERPLATZ, ist sie auch als Darstellerin zu sehen.
Nach 1982 setzt sie ihre Arbeit als Filmeditorin für deutsche und europäische Regisseurinnen und Regisseure fort, darunter Werner Schroeter, Teresia Villaverde, Romuald Karmakar und Oskar Roehler. 1991 wird sie für ihre Montage von MALINA mit dem Deutschen Filmpreis ausgezeichnet, 1997 realisiert Juliane Maria Lorenz ihren Dokumentarfilm über Rainer Werner Fassbinder LIFE, LOVE & CELLULOID. Zusammen mit Fassbinders Mutter Liselotte Eder baut sie in den 1980er Jahren die Rainer Werner Fassbinder Foundation auf, deren Präsidentin Juliane Maria Lorenz seit 1992 ist.
© filmportal.de
Juliane Lorenz
2010/2011 | Mondo Lux - Die Bilderwelten des Werner Schroeter Mitwirkung |
2011 | Das Kino und sein Double: Erinnerungen an Rainer Werner Fassbinders Mitwirkung |
2007 | Fassbinders Berlin Alexanderplatz. Ein Megafilm und seine Geschichte Schnitt, Regie, Producer, Drehbuch |
2004 | Agnes und seine Brüder Schnitt |
2001/2002 | Deux Schnitt |
2000 | Scardanelli Schnitt |
2000 | Für mich gab's nur noch Fassbinder Mitwirkung |
1997/1998 | Francfort - Fin de Siècle Schnitt |
1996/1997 | Die 120 Tage von Bottrop Mitwirkung |
1997 | Life, Love & Celluloid Schnitt, Drehbuch, Produzent, Regie |
1995/1996 | Poussières d'amour Schnitt |
1990 | Malina Schnitt |
1990 | Im Glanze dieses Glückes Schnitt |
1989/1990 | Amaurose Schnitt |
1990 | Sommertage Schnitt |
1989 | Nach dem Essen Schnitt_Sonstiges |
1989 | Das einfache Glück Schnitt |
1987/1988 | La Amiga - Die Freundin Schnitt |
1988 | Fabrik der Offiziere Schnitt |
1987/1988 | Die Nacht des Marders Schnitt |
1983-1986 | Unvermeidbarer Zufall - Der Junge nebenan Schnitt |
1984-1986 | Der Rosenkönig Darsteller, Schnitt |
1985/1986 | Der wilde Clown Schnitt |
1986 | Auf der Suche nach der Sonne Co-Regie, Schnitt |
1984/1985 | Marie Ward - Zwischen Galgen und Glorie Schnitt |
1982-1984 | Liebe ist kein Argument Schnitt |
1983 | Pankow '95 Schnitt |
1976/1983 | Bolwieser Schnitt |
1981/1982 | Kamikaze 1989 Darsteller |
1981/1982 | Die Sehnsucht der Veronika Voss Darsteller, Schnitt |
1982 | Querelle - Ein Pakt mit dem Teufel Schnitt |
1981 | Theater in Trance Schnitt |
1981 | Lola Schnitt, Darsteller |
1979/1980 | Rainer Werner Fassbinder: Mein Traum vom Traum des Franz Biberkopf: Vom Tode eines Kindes und der Geburt eines Brauchbaren Schnitt |
1979/1980 | Das Äußere und das Innere und das Geheimnis der Angst vor der Angst Schnitt |
1979/1980 | Die Schlange in der Seele der Schlange Schnitt |
1979/1980 | Wissen ist Macht und Morgenstund hat Gold im Mund Schnitt |
1979/1980 | Einsamkeit reißt auch in Mauern Risse des Irrsinns Schnitt |
1979/1980 | Von den Ewigkeiten zwischen den Vielen und den Wenigen Schnitt |
1979/1980 | Die Sonne wärmt die Haut, die sich manchmal verbrennt Schnitt |
1979/1980 | Merke - einen Schwur kann man amputieren Schnitt |
1979/1980 | Eine Liebe, das kostet immer viel Schnitt |
1979/1980 | Ein Schnitter mit der Gewalt vom lieben Gott Schnitt |
1979/1980 | Eine Handvoll Menschen in der Tiefe der Stille Schnitt |
1979/1980 | Ein Hammer auf dem Kopf kann die Seele verletzen Schnitt |
1979/1980 | Wie soll man leben, wenn man nicht sterben will Schnitt |
1979/1980 | Berlin Alexanderplatz (14 Teile) Schnitt, Künstlerische_Oberleitung |
1979/1980 | Die Strafe beginnt Darsteller, Schnitt |
1980 | Lili Marleen Schnitt |
1978/1979 | Die dritte Generation Schnitt, Regie-Assistenz |
1978 | Die Ehe der Maria Braun Schnitt |
1977/1978 | Spiel der Verlierer Schnitt |
1977/1978 | Eine Reise ins Licht - Despair Schnitt |
1977/1978 | Deutschland im Herbst Schnitt |
1977/1978 | Deutschland im Herbst. Episode 01: Prolog: Beerdigung von Hanns Martin Schleyer Schnitt |
1977/1978 | Deutschland im Herbst. Episode 02: Rainer Werner Fassbinder Schnitt |
1978 | In einem Jahr mit 13 Monden Schnitt |
1976/1977 | Bolwieser Schnitt |
1976 | Chinesisches Roulette Schnitt-Assistenz |
1975 | Das Bistum Paderborn Schnitt |
1975 | Pfingsten Schnitt |